David Bray

09/02/2011

David Bray nació en Dartford, Kent, al sur de Inglaterra. Desde niño tuvo gran inquietud por el dibujo, por lo que estudió diseño gráfico en Londres.

De niño sus dibujos giraban al rededor de travesías espaciales, ahora tratan sobre mujeres y caricaturas que demuestran su ácido humor. Este ilustrador suele trabajar a lápiz, y aunque no rechaza el uso de la computadora, prefiere los naturales ‘accidentes felices’ provocados por el grafito que no pueden ser desechos con el toque de un botón.

Bray tiene una gran cantidad de seudónimos (Bonsey, Dash Braze, Falk Jensen y Lucius Beebe, enre otros), ya que en cada uno de ellos trata de plasmar gustos y lados de su personalidad diferentes. Aunque el dibujo es la principal disciplina que practica, también le gusta realizar otras actividades como collages, fotografía e incluso música. Pese a que él siempre ha buscado plasmar cierto dejo de polémica en sus trabajos, su labor ha sido aceptada y lo ha llevado a colaborar con marcas internacionales.

davidbray.eu

Dos

04/02/2011

Una acción solamente puede ser trascendente cuando afecta todos los tiempos en los que interviene su existencia. Cuando deja una huella imborrable en el pasado, cuando se vuelve una parte entrañable de lo que se vive en el presente y cuando permite vislumbrar un halo de lo que se aproxima.

Las palabras aquí escritas buscan permanecer y mostrar aquello que fue, es y será. Aquello que en la búsqueda de expresión ha sido depositado por sus creadores y expuesto al mundo, y que debe ser señalado para que su destino no sea el abandono.

Dos años y contando.

 

Marginal.

Quizá las noticias que nos llegan sobre las manifestaciones artísticas ocurridas en el continente africano sean pocas porque, en realidad, no es un territorio vertiginoso como los corazones cosmopolitas que poseen las grandes ciudades del mundo. El arte en las sabanas es diferente y apela a la inclusión a través de la exaltación de la identidad. El arte de la (casi) negra África puede ser uno de los más desconocidos, pero también de los más propositivos.

Toyin Odutola es una mujer nacida en Nigeria, el país más poblado del continente africano. Utiliza materiales muy básicos (en 2010 decimos “rudimentarios”): papel y bolígrafo. En sus trazos están capturadas las esencias de las etnias africanas; este es un verdadero arte identitario. La piel es el elemento común; su proceso comienza cuando observa la geografía de una tez y todas las marcas que componen un rostro (todos son únicos). Hay tonalidades, pero todo está basado en la dualidad: negro y blanco en la misma piel.

tobia.tumblr.com

 

Catalina Estrada

11/07/2010

Una mujer colombiana; ilustradora, pintora y diseñadora, vive en Barcelona desde 1999. Exhibe su obra individual, compuesta de ilustraciones y piezas textiles, en museos de todo el mundo principalmente españoles.

Sin embargo, esta artista no sobresale por ser una creadora de museos y galerías. Siendo una diseñadora independiente, ha tenido participación para varias marcas de muy diversos productos, desde estampados en tela usados para Levi’s hasta diseños para los Smart de Mercedes Benz. Coca-Cola, Nike y Motorola no son los únicos que han utilizado sus trabajos porque el cartel activista y el diseño para libros, también forman parte de su obra.

La estética latinoamericana y el Art Nouveau son sus francas influencias añadidas de sofisticación y elegancia. Toda la adaptación de sus diseños incluídos en artículos de consumo, se contrapone con el trabajo artístico más íntimo en algunas de sus piezas. El folklore que tanto le gusta a los europeos, compone los diseños inspirados en la naturaleza. Tiene un estilo anclado pero es versátil en su expresión. No sigue una sola línea artística para las atmósferas que crea, que no por estar llenos de color son universos falsos.

www.catalinaestrada.com

Alberto Cerriteño

01/07/2010

Alberto Cerriteño es originario de la Ciudad de México, pero desde hace tiempo habita en los Estados Unidos. Es ilustrador, animador y diseñador con años de experiencia como director de arte en diversas agencias de publicidad y diseño.

Alberto ha desarrollado un estilo visual que se identifica de inmediato, alegres personajes fantásticos, una gran cantidad de colores  y formas utilizados de manera perfecta, gran cantidad de texturas, y algunos elementos representativos de la cultura mexicana, forman parte de su atractivo trabajo.

Aunque a simple vista las piezas de este mexicano parecieran estar dirigidas a niños amantes de las caricaturas, la verdad es que su obra se disfruta mucho más, teniendo la madurez suficiente para apreciar los detalles con que tan minuciosamente ha concebido cada uno de sus personajes y universos, de influencia clara en el movimiento pop-surrealista.

Su fama se ha incrementado, de manera justa, y su material ha sido participe de múltiples exposiciones grupales y en solitario en varias partes del mundo, y ha generando también, que artistas de distintas áreas busquen su colaboración.

Cerriteño es un apasionado de su labor, su talento y correcta utilización del lenguaje visual  logran no sólo entretener, sino divertir y fascinar; además, cuando mostrar las cosas de manera fría y cruda se ha vuelto una tendencia recurrida por una gran cantidad de artistas hoy en día, agradecemos que aún haya quien nos provoque una sonrisa cordial.

albertocerriteno.com

Jamás usa tinta en sus bocetos. En el borrador sólo hay trazos a lápiz a los que después les imprime un toque de color. La armonía es tan importante que por eso es muy metódico. Le gusta conocer la meta desde el inicio.

Capas superpuestas en un editor de imágenes darán el resultado final de una ilustración minimalista. La suma y síntesis de lo que le gusta a este neoyorkino, componen cuadros de colores ligeros y simplistas.

Allí están las metáforas, los atuendos de los hombres que habitaron la década de los 50, la belleza y lo agresivo. Está el surrealismo y la trampa visual. Aquí está la influencia de Norman Rockwell (fotógrafo e ilustrador), de Achille Mauzan (diseñador del movimiento Art Deco), David LaChapelle (fotógrafo) además de Claude Monet.

Aquí está Jonathan Bartlett  a.k.a.  seeJBdraw.

www.seejbdraw.com

Javier Arjona

08/04/2010

(Dos personas. Una quiere saber sobre el artista y su obra. La otra es el artista, que habla sobre su obra. Una charla que inicia como ha terminado: “casi cualquier cosa puede convertirse en un escaparate.”)

Nació en Oaxaca y ahora estudia y vive en Veracruz. Ambos son territorios que se alejan y experimentan tendencias distintas del arte que puede hacerse en otras partes de México. Estudiaba medicina pero decidió dejar esta profesión para dedicarse a las artes visuales y “la libertad que se encuentra en la creación” a través de los trazos y la expresión del color.

El dibujo siempre lo ha acompañado pero lleva poco tiempo realizando trabajos artísticos de manera rigurosa. En 2008 encontró en su camino la influencia de René Almanza y del colectivo artístico Arte Cocodrilo pero también integra a Lucian Freud, James Ensor, Francis Bacon y el Lowbrow como inspiración de su obra.

Recursos fotográficos, animación, pintura y herramientas tecnológicas le han dado lo que necesita para trabajar; sin embargo, siempre intenta ser coherente con la pieza. En el camino de la creación “se llega a saber muy bien qué tipo de técnica produce qué resultados” y por eso la intención de su obra define la solución técnica que elegirá.

Javier Arjona, dibuja en su mente, luego aquella imagen mental es condensada en palabras para después, convertir ese lenguaje escrito en un cuadro o una ilustración.

Cree firmemente en la recuperación de espacios públicos como una forma de “incluir a las personas y acercarlas al arte” porque la calle, ofrece otras posibilidades.

Pertenece también al colectivo Cefalópodo con el que planea una intervención en las calles de Xalapa, Veracruz donde sea la obra un objeto modificado y no sólo observado, como podría suceder en un museo.

Se define a sí mismo como un artista posmoderno “que a veces deja de creer en la pintura” en búsqueda permanente por un estilo dentro de un momento donde “el concepto de arte ha cambiado radicalmente”.

Con piezas que “toman en cuenta el contexto regional” ha expuesto en Oaxaca, Veracruz, Miami y Nueva York. Sus planes: una nueva exposición individual y la expansión de sus piezas en el extranjero. Planes que requieren vitrinas y promoción, pero como él afirma: “casi cualquier cosa puede convertirse en un escaparate.”

javarjona.blogspot.com

Florian Nicolle

A.k.a. “Neo”, es un diseñador gráfico francés de 22 años que combina el diseño comercial con el artístico.

Inspiración

La arrancó y sintetizó de otros creadores, sobre todo los anónimos, cuyos trabajos observa en la calle y en espacios cotidianos. El graffiti, el trazo sin complicaciones, las manchas de tinta y el texto.

Fotografía

Es la base conceptual de su trabajo. Sus ilustraciones están construidas a partir de imágenes que parecen estar extraídas de una película fotográfica procesada.

Digital

Es su único recurso, aunque pareciera un trabajo a la antigua. Usa todo el tiempo herramientas tecnológicas con las que consigue alteraciones en la textura compuestas por texto, líneas y manchas de color sin perjudicar un estilo sobrio que es inconfundible.

El espectador

Es el que está siendo observado en los trabajos de Neo… y no al contrario.

www.neo-innov.fr